martedì 24 settembre 2013

ROBERT INDIANA: BEYOND LOVE - WHITNEY MUSEUM, NEW YORK


ROBERT INDIANA
BEYOND LOVE
curated by Barbara Haskell
Whitney Museum of American Art
945 Madison Avenue at 75th Street - New York
25/9/2013 - 5/1/2014

The first major American museum retrospective devoted to the work of Robert Indiana will be presented by the Whitney Museum of American Art this fall. Organized by Whitney curator Barbara Haskell, the exhibition focuses on the powerful body of work created by Indiana over the past five decades, exploring his bold use of language, his continual questioning and dissection of American identity, and the multiple layers of personal history embedded in his art. The exhibition, Robert Indiana: Beyond LOVE, will be on view in the Whitney’s fourth-floor Emily Fisher Landau Galleries from September 26, 2013, through January 5, 2014.
Known the world over for his iconic LOVE, Indiana (b. 1928) early on embraced a vocabulary of highway signs and roadside entertainments, combining words with images to create art that was dazzlingly bold and visually kinetic. In the early 1960s, he was central to the emergence of Pop art, along with Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist, and Andy Warhol. Like these contemporaries, he shared a desire to both critique and celebrate post-war American culture. Using a populist, quintessentially American style, he addressed in his work many of the fundamental issues facing humanity, including love, death, sin, forgiveness, and racial injustice.
Joining simple declarative words with bold, hard-edge graphics allowed Indiana to embed multiple layers of autobiographical and cultural references into his art. Although visually dazzling on the surface, his imagery has a psychologically disquieting subtext; it draws on the myths, history, art, and literature of the United States to raise questions about American identity and American values. “Indiana’s exploration of identity, racial injustice, and the illusion and disillusion of love give emotional poignancy and symbolic complexity to our ever-evolving understanding of the ambiguities of American democracy and the plight of the individual in the modern world,” says curator Barbara Haskell.
The success of LOVE eclipsed to a great extent the range and breadth of Indiana’s work. Robert Indiana: Beyond LOVE remedies this by placing well known works such as EAT/DIE (1962), Exploding Numbers (1964-66), and LOVE (1965) alongside more than seventy-five other works, from early pieces the artist made in 1955 to his Ninth American Dream (2001), the last piece in a series that has consumed him throughout his career. Also included are:
-- Indiana’s painted vertical wood sculptures, (called herms by the artist after anthropomorphic stone pillars in ancient Greece);
-- his abstract geometric paintings from the late 1950s and early 1960s;
-- his entire politically-charged Confederacy series, pinpointing sites of violent crimes against African Americans and civil rights workers;
-- Indiana’s rarely seen papier-collé collages of costumes that he designed for the Bicentennial production of Virgil Thomson’s and Gertrude Stein’s operatic collaboration The Mother of Us All;
-- Indiana’s series of paintings using texts drawn from the American writers Walt Whitman, Herman Melville, and Henry Wadsworth Longfellow;
-- paintings inspired by twentieth-century American masterworks by artists such as Joseph Stella, Charles Demuth, and Marsden Hartley.

By early 1960, the artist, known by then as Robert Indiana (having changed his name from Robert Clark in 1958), had begun to apply elementary words onto his vertical wooden sculptures or herms, using found stencils that had been employed in earlier times to affix trademarks and labels to commercial freight. The use of straightforward, everyday words allowed Indiana to work on multiple levels, creating works which were, on one hand, immediately understandable and direct and, on the other, akin to conceptually multilayered verbal-visual puzzles. “Indiana’s marriage of language and hard-edge abstraction was audacious,” says Haskell. “It was one thing to insinuate words into an overall composition or depict them with painterly brushstrokes, but to present them without mediation, in the style of advertisements, was unprecedented.”
Indiana was thrust into the spotlight of the New York art world when Alfred Barr, director of the Museum of Modern Art, purchased American Dream 1 in 1961, before Pop art had coalesced as a movement. Two years later, Indiana’s status as one of the major artists of his generation was solidified by Dorothy Miller’s inclusion of his work in her exhibition of rising talents, Americans 1963. By the time Indiana was commissioned by Philip Johnson to make a work for the New York State Pavilion at the 1964 World’s Fair, he was considered one of the leading Pop artists of the day.
LOVE, with its stacked letters and tilted “O,” is Indiana’s best-known but also his most controversial work. In taking a commonplace word and transforming it into a powerfully resonant art object onto which viewers could project their own spiritual, erotic, and personal experiences and associations, Indiana created one of the most famous images in 20th century art. LOVE appeared at the height of the counter- cultural revolution and instantly became a talisman of sexual freedom, with massive numbers of commercial products bearing the image produced without the artist’s permission. Over time, the plethora of objects bearing the LOVE logo, and Indiana’s almost exclusive identification with the image, muted recognition of the complexities and range of his art.
A reassessment of Indiana’s career has been underway for several years. With this reevaluation has come recognition of the poignancy and complexity of Indiana’s work and its status as a precedent for the contemporary text-based art of younger artists such as Jenny Holzer, Mel Bochner, Glenn Ligon, Christopher Wool, and Barbara Kruger. Presenting the full sweep of Indiana’s work, this exhibition provides audiences with the opportunity to revisit the work of an artist central to the narrative of the 1960s as well as to contemporary practice.

Born Robert Clark in New Castle, Indiana, in 1928, Robert Indiana was raised by adoptive parents who struggled financially during the Depression. Aesthetically precocious, his talent was remarked upon as early as the first grade. At Arsenal Technical High School in Indianapolis, he worked in the style of American artists such as Reginald Marsh, Charles Sheeler, and Edward Hopper. After high school, he enlisted in the U.S. Army Air Corps in order to be able to take advantage of the G.I. Bill, under which he studied at Chicago’s School of the Art Institute from 1949 to 1953. He moved to New York in the fall of 1954 and, after meeting Ellsworth Kelly, settled in Coenties Slip, at the southern tip of Manhattan, where he was closely associated with artists such as Agnes Martin, Lenore Tawney, Ann Wilson, Jack Youngerman, and Kelly himself. It was during this period, in 1958, that Indiana traded his surname – Clark – for a name that acknowledged his archetypically Midwestern American roots. Following his emergence in the 1960’s as one of the leading Pop artists of his day, Indiana left New York in 1978 for the island of Vinalhaven, Maine, where he lives and works to this day.

In conjunction with Robert Indiana: Beyond LOVE, the Whitney and Yale University Press are publishing a fully-illustrated catalogue by Barbara Haskell. In addition to a chronology, exhibition history, and bibliography, the book includes essays by McNay Art Museum chief curator Rene Paul Barrilleaux and independent scholar Sasha Nicholas, as well as the transcript of roundtable discussions on Indiana’s art by Thomas Crow, Robert Storr, John Wilmerding, Robert Pincus-Witten, Allison Unruh, Susan Elizabeth Ryan and Bill Katz. The catalogue also contains an appendix of statements, interviews, and writings by Indiana. 

DAVID DEUTSCH: L'INIZIO DELL'INFINITO - EINAUDI 2013

DAVID DEUTSCH
L'INIZIO DELL'INFINITO
Einaudi, 11/9/2013
collana "Saggi"

L'inizio dell'infinito esplora l'illimitato campo d'azione di quelle spiegazioni scientifiche che ci permettono di comprendere come funziona il mondo fisico. Deutsch osserva la filosofia della scienza in modo rigoroso e giunge a nuove e sorprendenti conclusioni sulla natura delle scelte umane, le spiegazioni scientifiche, l'evoluzione della cultura. L'inizio dell'infinito da il via a un nuovo modo di pensare il libero arbitrio, la creatività, le leggi di natura, l'origine e il futuro della nostra specie, e rivela che tutte queste cose hanno un ruolo fondamentale nel nostro universo. Al centro, unico artefice, l'essere umano, l'entità più significativa nello schema cosmico delle cose. Tutto - non solo la scienza e la matematica, ma anche la morale, la politica e l'estetica - è alla portata della ragione. In questa coraggiosa, intransigente e totalizzante esplorazione intellettuale, David Deutsch dimostra che all'interno delle leggi universali della fisica non ci sono limiti al progresso.Il volume ripercorre la loro intensa attività progettuale, ne analizza i contesti politico-culturali, evidenzia il contributo di Piacentini e Speer alla definizione del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco, tracciando un palinsesto inedito che colma un vuoto della storiografia europea del Novecento. 

OLIVER SACKS: ALLUCINAZIONI - ADELPHI 2013

OLIVER SACKS
ALLUCINAZIONI
Adelphi, 11/9/2013
collana "Biblioteca Adelphi"

Charles Bonnet, naturalista ginevrino del Settecento, si era occupato di tutto: dall’entomologia alla riproduzione dei polpi, dalla botanica alla filosofia. Quando seppe che suo nonno, ormai semicieco, iniziava ad a­vere «visioni» di strani oggetti flottanti e di ospiti immaginari, volle stenderne un minuzioso resoconto, che passò inosservato per oltre un secolo e mezzo. Oggi la sindrome descritta da Charles Bonnet, che collegava l’insorgere di stati allucinatori con la regressione della vista – come se il cervello intervenisse, a modo suo, per compensare il senso perduto –, è ormai riconosciuta dalla letteratura medica, anche se viene raramente diagnosticata perché le allucinazioni sono associate alla demenza, alla psicosi, e chi ne soffre tende spesso a tacerne. Ma non è sempre stato così: in altri tempi e in altre culture, gli stati alterati di coscienza venivano percepiti come condizione privilegiata – da ricercare e indurre con la meditazione, l’ascesi, le droghe – e hanno influenzato l’arte, il folclore, il senso del divino. Con questa «storia naturale delle allucinazioni» Sacks aggiunge un ulteriore tassello alla sua «scienza romantica», capace di tramutare la casistica medica in una forma d’arte empatica. E prosegue il racconto au­tobiografico avviato con Zio Tungsteno: dopo l’infanzia, scopriamo così la giovinezza del neurologo più famoso del mondo, trascorsa sulle spiagge della California e costellata di azzardate sperimentazioni psicotrope. Allucinazioni olfattive, uditive, tattili, spaziali, arti fantasma, Doppelgänger, e­pifanie mistiche, squilibri chimici: ogni argomento viene affrontato con la consueta capacità di immedesimazione, con curiosità ed eleganza innate, e analizzato sotto le lenti della ricerca specialistica, della letteratura e dell’esperienza – clinica e personale – di Sacks. Il risultato è una conferma di quanto scriveva Goethe: «La scienza è nata dalla poesia». 

CRISTOF YVORÉ - MUSEO DI VILLA CROCE, GENOVA


CRISTOF YVORÉ
a cura di Ilaria Bonacossa
in collaborazione con FRAC PACA Marsiglia
Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce
via Jacopo Ruffini 3 - Genova
dal 25/9/2013 al 31/10/2013

Villa Croce è il primo museo di arte contemporanea ad ospitare un’ampia mostra monografica di Cristof Yvoré (Tours, 1967), in collaborazione con il FRAC PACA Marsiglia (Francia).
In bilico fra coerenza e ossessione, i quadri di Yvoré sono il prodotto di una profonda ricerca sullo statuto odierno della pittura.
Partendo dal ricordo di cose ordinarie e banali, l’artista costruisce, tela dopo tela, un immaginario opaco di nature morte e tonalità neutrali, un universo asfittico privo di vie di fuga composto di volta in volta da vasi di fiori, ciotole, boccali, angoli di stanze, soffitti.
L’attenzione dello spettatore rimane incagliata nello spessore della stesura pittorica che l’artista accumula sulla tela fino all’eccesso, caricando il pennello al punto tale che i confini fra figura e sfondo diventano irruenti e fanno vibrare l’insieme di vita propria. Questa concezione del colore come materia plastica è funzionale alla volontà dell’artista di spingersi sempre “sul limite oltre il quale si cade nel caos più completo”.
La sequenza di forme e spazi anonimi dei quadri di Yvoré, così come le tonalità soffuse e la mancanza di profondità ricordano l’opera di Morandi, ma risultano inariditi, prosciugati dal calore esistenziale che distingue l’atteggiamento del maestro bolognese. Ciò che più colpisce del lavoro di Yvoré è l’apparente assenza di riferimenti immediati alla contemporaneità intesa in senso ampio: dalla scelta dei soggetti ritratti – impossibili da collocare con precisione nel tempo –, al medium utilizzato – la pittura su scala ridotta e non spettacolare –, che conosce fortune alterne negli sviluppi dell’arte contemporanea.
Nelle parole dell’artista: “Far scomparire degli elementi è un modo per eliminare gli indici che indicano la natura delle figure dipinte, quando il mio tratto pittorico è più ampio si creano delle figure più immediate senza dettagli e senza narrativa. Ciò che mi interessa è l’unità concreta della tela più che la rappresentazione di un’immagine.”

In occasione della mostra verrà presentato il catalogo monografico Cristof Yvorè, Roma Publications Antwerp, prodotto in collaborazione con FRAC PACA Marsiglia con il supporto di ZENO X Gallery Anwerp. 

lunedì 23 settembre 2013

ARTURO MARTINI: CREATURE, IL SOGNO DELLA TERRACOTTA - PALAZZO FAVA, BOLOGNA


ARTURO MARTINI
CREATURE, IL SOGNO DELLA TERRACOTTA
a cura di Nico Stringa
Palazzo Fava
via Manzoni 2 - Bologna
dal 22/9/2013 al 12/1/2014

In autunno, frutto della sinergia tra la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, una doppia mostra dedicata al protagonista della scultura italiana del ‘900.
Una collaborazione inedita tra la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e la Fondazione del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, porterà a Bologna a Palazzo Fava (22 settembre 2013 – 12 gennaio 2014) e a Faenza al MIC (12 ottobre 2013 – 30 marzo 2014) una straordinaria mostra dedicata al più importante scultore del ‘900 italiano: Arturo Martini.
Un racconto diviso in un due atti: quello a Bologna rivolto all’analisi della scultura in terracotta di grandi dimensioni, e quello a Faenza attento alla ricerca estetica dell’artista attraverso, in particolare, la rappresentazione della figura femminile.
A Bologna la mostra che ha per titolo Arturo Martini. Creature, il sogno della terracotta, a cura di Nico Stringa, proporrà per la prima volta assieme le grandi terrecotte ad esemplare unico realizzate direttamente dall’artista tra il 1928 e il 1932. L’opportunità di organizzare questa grande mostra si deve alle recenti acquisizioni della Fondazione Carisbo, avvenute per volontà del suo Presidente, Fabio Roversi-Monaco, di alcune importanti sculture dell’artista, tra le quali Madre folle (1929), Dedalo e Icaro (1937), La Carità (1937), L’abbraccio (1937-40), Odalisca (1930).
Il percorso della mostra nel contesto straordinario di Palazzo Fava consentirà quindi di ammirare i quindici capolavori che Martini ha realizzato, provenienti dai grandi musei italiani e da importanti collezioni private; in particolare, si segnala che per la prima volta il Museo Middelheim di Anversa effettuerà il prestito dei quattro capolavori conservati nel museo che, eccezionalmente, rientreranno in Italia solo per questa occasione.
Come è noto, tra il 1928 e il 1932, nel volgere di un arco temporale relativamente ristretto, con un lavoro febbrile concentrato a volte in poche settimane, Arturo Martini ha vissuto quello che egli stesso ha definito il “periodo del canto”, cioè la fase della sua poesia più alta e dispiegata. Con le grandi terrecotte, lo scultore si impose alla Prima Quadriennale di Roma (1931) e poi alla Biennale di Venezia (1932) imprimendo una scossa decisiva al clima monolitico della scultura italiana e aprendo il varco a tante successive sperimentazioni.
Tra le opere in mostra si segnalano, oltre alla già citata Madre folle, La lupa (1932), Chiaro di luna (1931-32), Gare invernali (Sport invernali)(1931-32), Donna al sole (1930), Le sorelle (Le stelle) (1932), Pastore (1930), Ofelia (1933-34), Convalescente (1932), Don Queirolo (1932-33), Venere dei porti (1932), L’Aviatore (1931-32), Attesa (La veglia) (1931-32). 

SIAH ARMAJANI: AN INGENIOUS WORLD - PARASOL UNIT, LONDON


SIAH ARMAJANI
AN INGENIOUS WORLD
curated by Ziba Ardalan Parasol Unit
14 Wharf Road - London
18 September - 15 December 2013

Parasol unit foundation for contemporary art presents the first major survey in the UK of Iran-born, American artist, Siah Armajani, who is internationally renowned for his extensive public art commissions, which include bridges, reading rooms and poetry gardens. This exhibition traces the artist’s oeuvre from his early works on paper, made in Iran during the late 1950s, to his mature works, including his most recent structure, the Alfred Whitehead Reading Room, 2013, specifically created for the outdoor space at Parasol unit, London.
Armajani’s work is rooted in his own Persian cultural heritage, his knowledge of Western philosophy, literature and poetry, and his interest in American vernacular architecture, with which he acquainted himself while studying in the United States in the early 1960s. His early works are distinguished by a poetic use of Persian script, a manipulation of traditional techniques, a singular use of space, and a bold vision that employs various media to serve his artistic intent. The combination of text, idea and the peculiar use of space to be observed in these early works has continued into his mature works, in many of which poetry or a philosophical statement is an important element.
Armajani’s post-art-school works are often astute architectural models, inspired by generic structures and conveying the idea of house or bridge. They have, through his creative process, developed into a unique oeuvre. In Armajani’s structures the idea always has priority over function. His belief in democracy and open communication as essential requirements for a healthy society, along with his philosophical and political interests, eventually led him to create art in the public realm, for which he is renowned. Throughout his career Armajani has made surprising and thought-provoking connections between architecture, poetry, history, democracy and communication. His works are housed in some of the world’s most important museum collections.

Born 1939 in Tehran, Siah Armajani now lives and works in Minneapolis, MI, USA.

Siah Armajani: An Ingenious World is accompanied by a comprehensive book, published by Parasol unit foundation for contemporary art. 

YAYPI KUSAMA: INFINITY NET - JOHAN & LEVI 2013

YAYOI KUSAMA
INFINITY NET
La mia autobiografia
Johan & Levi, 19/9/2013
collana "Biografie"

Nel 1957 l’artista giapponese Yayoi Kusama, incoraggiata da Georgia O’Keeffe, lascia la sua terra per trasferirsi a New York e diventare una star. Quando nel 1973 torna in Giappone, è leader affermata del movimento d’avanguardia newyorkese, “regina degli Hippies” per le sue opere pro-sex e contro la Guerra del Vietnam, che le garantiscono un forte seguito tra i giovani, famosa per gli happenings, le orge pubbliche e i suoi pois, che sono divenuti il tratto inconfondibile del suo lavoro. Le sue opere, dalle sculture, ai video, dai dipinti alle installazioni, sono oggi presenti nelle più importanti collezioni d’arte contemporanea in tutto il mondo. In questo litro, questa affascinante artista ci propone un autoritratto sfaccettato, guidandoci nella sua vita a partire dalla soffocante infanzia nel Giappone del dopo guerra fino alla vita all’interno di un ospedale psichiatrico dove lei stessa ha deciso volontariamente di stare, continuando però a produrre opere. Concentrandosi solo sugli eventi e utilizzando uno stile impersonale, Yayoi Kusama scrive come se stesse raccontando la vita di qualcun altro. Paradossalmente, il libro ci avvicina così delicatamente a lei, che nella sua vita privata e in quella lavorativa resta sempre concentrata su sé stessa e ostinatamente evasiva e misteriosa. Consapevole dell’importanza del suo lavoro, Kusama ci offre anche una frizzante immagine della New York degli anni sessanta e settanta e dei suoi artisti: ha lavorato con Andy Warhol, ha vissuto con Donald Judd e ha avuto una relazione con Joseph Cornell.